[personal profile] fiefoe
不知道张靓蓓李安润色了多少,但总体感觉写书的人文字表达好强,说老实话都让人听得特别舒服。完全可以当励志文看。

◆ 简体中文版序
>> 人家一问,我会想要讲清楚,每逢不通之处、又得自圆其说时,总觉得自己好像是闯了祸,拍完片后又自陷重围。

>> 《理性与感性》拍完,我一直回不去喜剧,想也找不着题材,可能因为我的显性已经表现够了。《冰风暴》起,我开始有兴趣摸索隐性部分,碰触潜意识里一些无法掌控的领域,如此才能摸到新鲜的东西,

>> 对我来说,创作欲好像不是求生,而是求死,是自我解构的一个演化过程,当你冒险追求绝对值时,经常处于临界点上,如履薄冰,兴奋感与危机感共生,求生与求死并存。

>> 因为晚熟,所以我很多的童心玩性、青少年的叛逆、成年对浪漫的追求,以及我的提早老化,其实是一起来的。

>> 我想,如果不是《卧虎藏龙》及《绿巨人浩克》耗尽一切,《断背山》也不会拍得这么松活。我别无他意,没想到它会引发出这般回响,至今依然余波荡漾;更没想到是它带着我跨越过一个阶段。到了《色,戒》,我的精神又来了,挣扎奋斗的着力点也不同了。

>> 许多年来,我们在台湾承继了文化中国的古典养分,同时也吸收美、欧、日等各地涌入的现代文化,多种元素混杂变化,但都在一个较为渐进的形式下进行,个中带有一种舒缓、亲切的特质。

◆ 繁体中文版序
>> 方面,每每话一出口,便觉不妥,于是修修补补、愈描愈黑地弄成厚厚一大本。

◆ 简体版再序 知之喜悦
>> 我觉得,李安不像当时一些锋芒万丈的导演们,他不是狂狷型的艺术家:“他不是狂草,可苏东坡的书法,较之于怀素、张旭,并不逊色吧?!”

◆ 种树记
>> 如对现实的了解——影展像选美,得奖是权力,导演没有权、钱及社会资源,很难玩得起来;而创作上的时时求变,乃源自于他的不安及恐惧感……更重要的,是看到他隐藏的锐气。

>> 突然想起以前上“社会变迁”时高承恕教授讲过,人们只注意到变,其实长期不变的规律对我们才最具支配性。

>> 对问题追根究底,对创作缠斗不休,对转折处理细腻,又毅力、耐力过人。有趣的是,这一次见面,我发现他得奥斯卡时的意气风发已然沉潜。

◆ 童年往事
>> 小时候成天和那些即将为人师表的退伍军人在一起,如任贤齐的父亲就是爸爸学生中跟我们最要好的大哥哥,当年我们老是围绕在他身边听他讲《西游记》里的故事。

>> 那天下午五点多,是老师算总账的时间,考试不佳的同学全体出列到教室旁跪成一排,依次挨耳光,打完还要鞠躬说:“谢谢老师!”这一巴掌,令我当场眼泪就扑簌簌地往下掉,觉得真是没法活了,因为在附小时老师连重话都没说过。妈妈就到校和老师沟通:“我家小孩不习惯被打。”五年级就没怎么挨打。

>> 但就算被打到怕,被罚跪尖算盘、跪油漆桶边,甚而被威胁要戴狗牌游女生班,我还是照错。

>> 如今回顾小学岁月才发现,从小我就身处文化冲击及调适的夹缝中,在双方的拉扯下试图寻求平衡。因为培育我的两种教育制度,正代表着台湾的两种文化:外省中原文化及日式本省文化。而从中原文化进入本省文化的环境变迁中,让我更加体会到,人是需要群体的。来到一个新环境,你就要成为那个环境的一部分,

>> 可是打骂小孩是最不需要花脑筋的,因为你不需要观察他成长中的细微变化,设想出有益的辅导对策。

◆ 电影梦·生命
>> 我想表达艺术家面临理想与现实落差的挫折与挣扎,我当时也有这种心情,对电影既充满向往又不明所以。

>> 王老师是位蒙古王子,以前很有钱有势,据他说,“光是统辖的国土,就比台湾大二十倍”。二十八岁当上将军,至俄国、美国求学,都有秘书、随从随行,又念军校、理工大学,经历过辉煌的岁月。他喜欢票戏,在国内捧戏子,跟名角一起票戏;在国外捧电影明星,送林肯轿车。初到台湾时,还送了三百辆吉普车及军备给政府。不过他在教我的时候,可能受过很多委屈,十分抑郁。

>> 爸爸一看我因公演累成的黑瘦模样,就在饭桌上开训:“什么鬼样子!”我当时把筷子往桌上一放,走回房里,把自己锁在门内。这是我第一次胆敢有此犯上举动,已经是很革命了。

>> 这种心情表达得最明显的大概就是《喜宴》,以为在海外很自由,但亲情又把你抓回来。
想来有趣,返家、离家,压抑、发展之间的拉扯,都和父亲有关。留学是他和我之间的约定,离家千万里即是他的促成。

>> 西方的挣扎即是人类摆荡于上帝与撒旦之间的拉锯,西方戏剧精神也以此为出发点。走出伊甸园后,人类开始认识自己,因而求知与创作,知识与创作即是人类对上帝的一种挑战,也是人性的一种骄傲。在人性与神性的对立中,人要活得有尊严,就会有所怀疑,我思故我在。因此,一切知识的衍生也与痛苦有关,

>> 虽没有明讲,其实就是冲突,就是讲个人意图的最大伸张。“不顺”才造成戏剧性,戏剧的产生不是靠平衡、和谐,是相反的。我觉得很有意思,就在那默默地吸收。

>> 真搞创作的,其实没什么高深学问。拍片实务是街头智慧,靠的是临场的机变反应。可是想法的成形,却是个复杂的有机过程。

>> 观念能分析很多东西,可是创作不是观念分析,创作是运用想象力直观地去表达一种经验,创作者本身只是作品诞生的一个工具。

>> 如果我看起来很忙,她就不来管我;如果看我从早到晚呆坐在那儿,她就会问:“你到底在干吗?无聊的话找个事做,不一定要是赚钱的事。”
就这样耗了六年,心碎无数,却一直怀着希望,久久过一阵子,你会看见某位同学时来运转,当然大多数都是虚度青春、自怨自艾地过日子。

>> 这么多年看下来,我觉得电影这一行真是形势比人强。我那时发现,身边当上导演、又做出点成绩来的,都是持续写剧本的人,而不是打工的人。

>> 申请基金补助好像还得靠行,混入圈内大家轮流当评审,相互给补助。我资格不够,又不会弄,所以没朝这方面发展。

2023/09/30发表想法
这句话不客套得可爱
>> 林惠嘉是她家最杰出的孩子

>> 这一幕,后来成了《喜宴》里的情景。而那张红床单,收藏多年,在《喜宴》里也派上用场,成了赵文瑄和金素梅新婚夜的床单。

>> 我觉得,夫妻间相处如一切事体,不是一成不变的,都需要做适度调整,甚至以变化来保持不变。以前我在外面谦卑,回家一样谦卑。现在我在外面比较神气活现,回家再谦卑,就觉得是在调整,其实只是保持不变。

>> 中国人造词很有意思,“恩爱”,恩与爱是扯不开的。

◆ 推手
>> 因此,悉心静气,存神养性,体验并顺应自然法则的客观变化,节制自身的情欲好恶,遂成为人生修养的课题。将这种思想印证到人际关系或天人关系,就产生了像“推手”的要诀:圆柔应对,不硬顶硬丢,调和、穷磨至“我顺人背”时方发劲,注重平衡协调。

>> 我想把一个致虚极、守静笃的太极拳大师放到一个戏剧结构的故事里,与命运过招,看他沉不沉得住气。

>> 在人生的道场修行,外在的苦难折磨他都顶得住,可内心的牵挂却卸不了力。他有颗温暖的心会被伤害,有个对爱的渴望需要被满足,

>> 我当时心想:不是你赔不赔的问题,而是我的事业啊!毕业六年没导戏,要是不成功,我后面的路不就断了吗?于是说:“请你给我两天时间考虑考虑!”

>> 好机器训练我的方法是,想用最少的钱做最多的事就是要计划,因为计划不花钱。他们要求我,前一天晚上一定要分镜,第二天早上把当天要做什么告诉工作人员。

>> 再和制片商量补救,追加预算仍不够,只得从自个儿家里搬来大半的家具——结婚时的对联、锅碗瓢盆什么的,结果都在男主角砸厨房的那场戏里给毁了。后制时徐立功来纽约看毛片,到我家吃饭时,还奇怪我家怎么穷得连张餐桌都没有,我这才告诉他:“你没看到《推手》里那张被砸烂的餐桌?”

2023/09/30发表想法
就很信任做过细致的清洁工作的人
>> 后来花了一个多钟头,才把厨房清干净,旮旮角角,全是猩红点点,一个人在厨房里闷头忙了好一阵子。

>> 有一天徐枫请吃饭,陈凯歌、王家卫、张国荣等人都在座,那些菜真好吃,我一想到远在美国的太太不能同享,心里面很难过,就跟身旁的王家卫说了说。真是憋得太久了,气刚顺过来,还不太习惯。

>> 反应很好,他们比较内敛理性,浅而持久的笑发自内心。看完片观众出来,头都低垂着。
很多时候,我不太满意自己,但那次的感觉很好,我觉得能搅动人心,很有满足感。

>> 结尾也能从“没事、没事”这种人生本无事的态度,自通俗剧里有些抽离,算是安全上垒。
对于翻不出《推手》的模式,我是有些不服气。

>> 而且完整性有时也不一定靠角色完整,有时人物、事情片段,只要整体有个概括的完整性亦可。凭良心讲,完整,有时是我们强加的,那是一般通俗剧,尤其是西方或美国的看法,其实没有什么东西可以做到完整。

◆ 喜宴
>> 演出前到纽约来,我曾在她脚上绑了铅块训练她走路的分量。记得金素梅正在屋内练习时,郎叔到纽约,进门只看了一眼就说:“飘啊?!”老经验就是不同。以前我常会想些笨方法来训练折腾演员

>> 演员偶尔就是得折腾一下,平常大家客客气气的,你看不出一个人的真正个性。有时就是要打破成规,搅和一下,常常戏剧性的情绪才出得来。

>> 我太太连女生厕所都进不去,大家都在里面补妆打扮,挤得满满的,各种年纪都有,心情也都像是吃喜酒、闹洞房的,当然不一样。喜宴的场面要拍到气氛那么对味,真的很难。现在拍片请的临时演员,气质与真实感哪能比。

>> 这种长官与部属间的忠诚情谊,不只是主仆、上下关系那么简单。一个“忠”字,一个“孝”字(片中儿子办的假结婚,不就是为了这一个字!),管了我们中国人好几千年哪!

>> 主要是因为拍片太好玩了,人活在想象的世界里,工作时带来的兴奋感、冒险性,包括克服困难的过程等,你不需理会现实生活的种种,拍完片后则要开始应付一些积压在生活里的世事人情,两者之间落差太大,所以需要调整。

>> 我之所以习于处理中原文化而不是台湾文化,是因为这是一种情怀,和我的教养有关。我之所以怀念过去的伦理,是因为旧秩序曾经提供我们安全感,也因为过去的教养形成我人格的一部分。

>> 《喜宴》里我尝试以同性恋的题材来做认同上的模拟,伟同既想拥有自我(做自己),又想尽孝道(为人子),身陷无法两全的左右为难,也正似我受到文化冲击后的心情反映。

>> 这也是当时独一无二的合作模式,“中影”出钱到海外包拍,从信用额度到翻译,所有信件及交易来往,都是我一人经手,真累死人了。

>> 其实柏林影展是一个商业与艺术并重的影展,比较多元化,不像戛纳那么着重艺术性,至于威尼斯影展则强调个人化。

>> 一下车,中外媒体,电视、平面,一拥而上,镁光灯、麦克风,全冲着我来。有位台湾“新闻局”驻外人员见到如此阵仗,一上来就把我身上的灰绿色破雪衣刷地一扒,然后把他自己身上的呢子大衣往我身上一披。

>> 基本上去影展就是去做宣传,因为所有媒体都在那边,会很热闹,你就一竿子打尽,做一大票访问宣传,长痛不如短痛。

>> 不幸的是,电影跟其他艺术不一样,权力、钱跟社会资源,就是你的颜料、画布,是你的音符。

>> 是从《喜宴》起,我开始和各地媒体建立起交情。
由于华语片少有明星,不是大发行网,所以宣传重点多放在导演。凡是对导演本身及电影、电影语言、文化背景有兴趣的媒体,才会来采访,而不是从电影明星和所谓的卖点(high concept)出发。
所以刚开始,我是以一种走透透的方式跑宣传。

>> 此外,和好机器合作,合约该怎么签,片头、片尾、后期怎么个做法,将来片子到台湾要如何印片、套片,账要怎么收、怎么算等等,很多技术上及作业程序的问题,几乎一个片子创一套做法。中西双方开始沟通要如何实际作业。

>> 执导《理性与感性》时,我知道是受雇做出一个圆满的结局,至于要怎样做得让自己不太难为情,那是我的事。

>> 是靠技术及品味做成的,远不似当初的一厢情愿,认定了就是那个结局,那是天然的纯真。
但纯真丧失之后,再想回头,那也假气。曾经沧海难为水,只有诚实地面对自己的自然发展。

◆ 饮食男女
>> 能够持续不断地尝试,动力就在于不安全感。一旦有安全感,做成了惯性,我就会心生恐惧,怕被定型,怕江郎才尽,怕东西陈腐,怕被人摸清路数而遭淘汰。

>> 这部电影是讲谎言和牺牲意识架构出来的一个食不知味的空虚人生。照王蕙玲的讲法是:“吃、饮食是台面上的东西,欲望、男女则是台面下的东西,台面下的东西永远不能拿到台面上来讨论,这也是主角荒谬行径的来源。”

>> 1993年6月,我带回第三稿,由王蕙玲再写一遍,但又不能太顺溜,要留下点坑洞才有真实感。

>> 拍《饮食男女》时我开始顾虑这个市场,当时非英语片除了本地市场,要打入欧美只有进入艺术院线,所以我多加琢磨的就是世界艺术院线的口味。这个市场不同于北美主流市场,要是拍成好莱坞口味,你就没搞头了。

>> 我们这些电影工作者,不仅想拍好电影,追求电影的艺术绝对值或满足个人的想象;事实上,电影是有机的媒体,我们也在经营观众,在经营电影与社会之间的反应。

>> 虽然在外抢码头、攻地盘,但家乡始终萦绕心头、割舍不下,自己家乡的反应对我有着极大的冲击,是一种后顾之忧。

>> 从《饮食男女》起我开始跑出第一棒,现在回头看才明白,像我的跨界路数,就是要遭受这种困扰,但这也可以说是一种救赎,警惕我不致落入俗不可耐的地步。

>> 回想起来,拍摄《饮食男女》时,我是一头雾水,不知道片子出来会是个什么样,我抓不住它的滋味(taste)。每场戏拍什么都清楚,也知道有的戏还不错,但要怎么穿插、口味是什么,我闻不到。每部电影都有一种口味、一种味觉,寻找的就是那种感觉,靠的是这个来打动观众。

>> 我一直对人间的聚散很有兴趣,片中的食物和饭桌只是个比喻,象征家庭的解构,天下无不散的筵席,但解构的目的是为了再结构。

>> 只要表达的是真情,够具体,它就能超越种族、地域、国界,它就不是一种关起门来的感情。

>> 负责录音及场记的两个老美同住。两人每天收工后还跟我抱怨两个钟头,他们不会中文,其他工作人员也不肯讲英文,彼此不沟通,仅靠我居中翻译。两个老美一横一竖,恰似一座十字架,要我扛着走,好痛苦。

>> 全是做一样看一样,很被动,靠人情办事,整个大环境充满着不可预测性。美国独立制片则着重事前的规划、组织,重视效率。因为纸上计划是不花钱的,而且美国社会可以让你计划,照计划做,八九不离十。

>> 桌上有七八道菜同时在冒烟,大概花四十五分钟才能使七八道菜同时冒烟。结果吴倩莲连吃了三次螺丝,拍第四次时,林慧懿说:“三丝我只准备了六份,我想六杯应该够了。”没想到拍到第六遍,还是不行。

>> 发过脾气后,突然之间,全场气都顺了。台湾片场有时好似台风将至,弥漫着一股郁结溽躁之气,非刮阵台风气才顺得过来,真是一种很奇怪的拍摄文化,我是这次才知道的。
这和《饮食男女》片中三个女儿离家、老爸宣布婚事的突然,异曲同工。有人说突兀,其实我要找的就是中国人的节奏——压抑到一个程度,然后突然间爆发,之后,大家再重新找寻新的平衡点。

◆ 理性与感性
>> 这类英国片充满了敬礼、握手、谁介绍谁的礼貌仪态,大概不是什么热门片,所以找外国人试试。剧本看到一半,随即进入状况,其实我前面拍的几部片子就是有关理性与感性之间的挣扎,这两个元素正是生活底层的暗流,就像“阴阳”与“饮食男女”,

>> 她是很典型的英国人,很世故,又很完美,包括她的不完美、叛逆、不拘、调皮、率真、骂人,都是完美得无懈可击。上至英国王储,下至打杂小工,她无不应对得得体周全。人品、学识、见解,好到你无话可说。我碰到其他人,演员就是演员,从无一人给过我这么大的压力,好累啊!

>> 二来她经历结婚生子,我觉得她对人生的看法也舒坦柔和了许多。她的话里我印象最深刻的一句是:“人面对痛苦要深怀敬意,并向其学习。”

>> 拍《理性与感性》时,因为语言不是强项,我开始注意画面。某些段落,我会把自己抽离到剧本之外,使用大远景来表现当代《理性与感性》的元素及精神,如凯特走上山坡的那场戏,就是运用中国艺术里寓情于景的原则,把人放到画面里,和大自然之间产生呼应。

>> 演员一走位,每跑一个位置,眼线两边都要照顾到;演员又站又坐,得考虑不同的尺寸与高度……就很费事。一两个演员也就罢了,英国戏有时一间屋里挤了五、六、七、八个演员,叽叽喳喳,左顾右盼,忽站忽坐,一乱跑起来,头都给想炸了。后来在英国的首映典礼上,查理王子问我如何让英国演员守规矩:“How did you keep English actors in order?”我还很假仙地客气:“他们很好,没问题……哈哈……”

>> 因为他们挑战到我无话可说,他们也没讲错,只是当下我拿不出更好的办法,于是方寸大乱。导演一乱就很糟糕,你冷汗直流,但拿不出主意,很难看的,纪律会乱,时间如金钱,一分一秒地过去。当时就很像我大学联考考数学时的感受,脑筋一片空白。

>> 对导演的情感,好的时候,可以做到西方人做不到的东西。因此华语片导演的压力很重,事事都得用力管,人人都得用心带。华语片很难做大,就是这个道理。因为一旦个人化,就规模小。有容乃大,局面规模一大,就需要制度操作与管理,需要分门别类,相互沟通,再加以统合。

>> 譬如休·格兰特,我就奇怪,一开始他为什么那么爱搞怪、不听话,到处跑来跑去,不站在一个地方演。后来我发觉,他就是不喜欢跟别人并排演戏。你只要把其他演员摆在他对面,你要他干什么,他就干什么,乖得很,就那么简单。

>> 玛,聪明干练的女人就认同她那样的形象,她自己可能都没想要这种东西,可是别人会把这种认同依附在她身上,有些人看到她就会仰慕。像杨紫琼,就是隐藏感受、外表坚强的形象。她本人可能不是这样,可是在银幕上就有这种效果。像我太太看到她,就认同到无法自制。

>> 其中一场是她妹妹快死的戏,如果要她去演感动、感动……就不感动了,就算用尽力气,观众也很难被她打动。我对她说:“你去演‘恐惧’,害怕将要失去那个灵魂。”她妹妹就是她心中隐藏的那一份感性,若那份灵性死去,她也将堕入最空虚的无底黑洞之中。

>> 有很多人想法很了得,也能言之有物,可就做不下手,一做,着痕迹了,便觉得不够高妙,久而久之,就不能做了。反而像我们这种笨笨的、脸皮厚的、像小孩一样的,比较容易入门。

>> 当然在生活中我们反应事体时,未知状况很多,不能如详读剧本后般地预知后事,演戏时要避免这种预知的不自然。

>> 现在我的观念也变了。每一种拍摄形式并不都是导演自己坐在家里想出来的,而是跟他的工业体系、跟他的环境有着极为密切的结合,均非偶然产生的。例如侯孝贤就是个很典型的例子,他有些事做不通,就换一种简易的方法,做漂亮了,做出一种味道来,也做出本地文化的精神与生态,这是很可贵可敬的。

◆ 冰风暴2
>> 平常我会收到许多剧本,尤其是好莱坞片厂的剧本,扎实完整得像艘打不沉的战舰,导演没什么创作的空间,那样的剧本好像谁导都可以,我不喜欢这么格式化饱满的东西。

>> 现在再回头看七十年代,很有趣。六十年代是个嬉皮、反战的年代,一迈入七十年代,所有的政治性都过去了,热情已冷,道德解构的力量却开始渗入家庭当中,那才是引发整个社会结构转变的关键。它是默默地进行,低调又极具破坏性,蔓延到世界各地,至今依旧。

>> 用冰风暴的变幻来比喻家庭结构的破碎是我的想法,家就像冰一样,看似坚固,实际脆弱。在冰风暴的那天晚上,这两个家庭历经分崩离析,次日清晨,大家都觉醒了,重新面对一切。我希望能在片子的结尾追求一些希腊悲剧的味道:恐惧与怜悯。

>> 电影的长度有限,当事件、人物增加,呈多线多面进行时,就无法如单一角色或事件进行线性式的发展。它是将不同的元素相互撞击与对照,产生感觉上的拼凑呼应,出现的是相乘效应,而非相加效果。这是我第一次演练这种结构,故事性不强,须以概念及美学形式来凝结片中的元素,所以导演的眼光在这里是“显学”,而非“隐学”。

>> 然而自然界生物元素的结构法则却不只这么简单,它是各种张力与压力的有效衔接与力道传送,而且质量的变化与彼此间的交流呼应神奇莫名,值得我们敬服与学习!)
同时这其中还有圆形结构发展,从结尾回到开头的那一点力道。故事往前走,走到底正是开头,首尾相连,其他的一切都与之相呼应。片子一开始以一个全知的观点叙述,到最后才揭晓,都是那个男孩的自述。

>> 由于托比的声音听起来很舒服,柔和又带着迷惘的磁性,有如尽职的信使,正好能激荡出那种临界点的朦胧之感,因此以他的独白与手中漫画来贯穿。

>> 阶级议题立即尖刻呈现,一时间,情绪很难转得过来。没有音乐陪衬,真看不下去。就算看得下去,经过一连串的刺激,到后来就连感兴趣的观众也疲了。但加了音乐后,那一关就容易过;过了之后,再逐渐调至相和的调性。

>> 因为外来,不会拘泥于自身的经验,有个总体性概念,直接掌握纯粹的共通性、人性的情感,抓重点时不易分神;但在片子的血肉方面,就需要向他们学习了。

>> 研究之后,我找出《冰风暴》的主要元素:一个“玻璃和镜子”的世界。设定这部电影的视觉风格是,前半段是“照相写实”,后半段则是“印象派”。

>> 他们已经置身在这样的一个环境里。基本上就是从“镜子和玻璃”的世界、一个最科技又造作的写实风格,走到一个冰封结晶的纯净世界,当大自然的力量在黑夜扫过大地时,以印象派的风格呈现。

>> 这幕景的光源很妙,是从屋顶一个半圆形的透明玻璃天窗照射下来,呈现出一个失序感的景深,十分抽象。珍妮的家就像一个玻璃屋,是我最喜欢的临界点。

>> 甘美兰正巧是机械化的敲击节奏,音质中又带有原始的风味,但自然的乐器都不是那么精准,乐师也不是西方的训练。而西方交响乐器则是很特殊的乐型,它很机械化,是用对位法做成的乐曲,跟其他民族乐混合,得花一番功夫。为了要抓出准确的音阶,甘美兰的每一个打击音符都要用电子琴再弹一遍,混合起来,才能对得准交响乐的演奏。

>> 我走过去跟他说:“记住,你是个混账!”我的直截了当,令他印象深刻。我想只有特好的演员,才会享受这种被折腾的乐趣,很有意思。
凯文和西格妮饰演的邻居太太珍妮偷情的那场戏,也很尴尬,连他的情妇都懒得听他讲话。里面有几点颇违常情。

>> 这次经验以后,我对电影本体更为尊敬。
我体会到,电影是一种有机的活动、有机的媒体,它不见得完全是电影人的表现,电影是一种刺激或挑逗。拍《冰风暴》之前,我拍片时的心态大致是有话要说,就怕讲不清楚,而不是我拍个电影来刺激观众的想象。

◆ 与魔鬼共骑
>> 《与魔鬼共骑》(Woe to Live on)时有感,原来美国内战期间,南方人抗拒北佬的心态,和我们现在西化过程中所产生的抗拒感很相似。

>> 《与魔鬼共骑》里的杰克,就常面临“选边站”的尴尬处境。他是德国后裔,当时德裔多为德国的自由革命分子,不见容于本国,因而逃到新大陆,所以德裔多支持北方。但杰克并没有和生父站在一边,

>> 因为作者是南方人,他的文化根源在南方,虽然他脑中的思想已然认同北方,但内心的情感依然向着南方。当文明的发展、历史的脚步已经走到这一步时,人们唯有皈依过来,可是过来得又心不甘情不愿,这种尴尬、矛盾的处境,我深有同感,也很认同。

2023/10/05发表想法
但是西部的地方是印度安原住民被迫‘让’出来的,所以哪里有无原罪的新天地呢
>> 如杰克放弃惯性的复仇之举,选择带着家小往西而去,创造自我的新天地。

2023/10/05发表想法
但是南方卷土重来,现在看起来趋势是worst of both worlds
>> 要不是这场战争,这种调整可能不晓得要花上多少年,但战争强制人们快速地进入一个新情境。战后,南方开始接受北方的观念,一切在冷静中默默地进行,在潜移默化中,慢慢地摸索尝试,找出彼此接纳的平衡点,在平静中达到一种默契。

>> 因为研究不等于电影,到了某个地步,它会成为一种负担,制片人詹姆斯就会出面制止,不准各部门再给我东西,尤其是美术部门。因为我看了就想用,但花费得有节制,有些电影里又未必用得上。

>> 因为南北战争是招兵打仗,许多人为理念而来,所以这也是史上第一次参战成员受过教育之人为数最多、平均教育程度最高的。当时来自欧洲的移民,很多都是一下船就上前线,要不是心里有着一股信念,很难如此。同时这大概也是史上最后一次没有信件检查制度的战争,当时的书信多是很好的文艺作品,

>> 这才有人想到,两个钟头刚好是一场演唱会的时间,她已耗尽了全部的精力。于是教她如何调整,拍片一天要十二个钟头。

>> 最后一场全城被焚毁的戏,居民们不但全员到齐,同时三代以内的亲友全部回乡,就在现场,目睹当年家乡被焚烧的惨状。这是他们的家乡,几代后因为拍片,他们亲手重建一座栩栩如生的城镇,再现当年风貌,将之当成布景,然后置身其中扮演当年的祖先;演完被洗劫烧杀的戏后,再站在一旁,看着大军呼啸而去,整座城镇被大火吞噬。
我想居民们自然也是百感交集吧!

>> 血洗劳伦斯城大屠杀事件,是美国史上最残酷的一个事件,可是一般少有人知,我一心想拍出来,做一个史实及文化上的印证。

>> 但演义则在人们心里早已产生了一种绝对值,而且根深蒂固。如贾宝玉是《红楼梦》里的虚构人物,可是在读者心目中,他比作者曹雪芹还要真。这些文化形象是一种软性的诉求,都要注意。它是日积月累,已成为俗民百姓生活中的一部分,

>> 两场的反应都很好,这都是没有好好发行,错失的一些潜在票房。黑人观众觉得片中所言比较接近真实情况,不再是北方白人所捏造的故事。
尤其是片子结尾时,以黑人丹尼尔·霍尔特带枪策马奔向朝阳的画面总结,在美国电影里除了笑片,好像从来没有出现过这样的情景。

◆ 卧虎藏龙
>> 有时也会自我安慰地想,炮打得越远,要承受的后坐力就越大。但想到一炮能打得那么远时,也觉着很过瘾。其他的一切,就甘愿一点吧!

>> 拍片时,我一直挣扎于意境与武打之间。包括武术指导袁和平(八爷)都常常问:“你到底要打还是要意境?是要跑远路去拍山水,还是要花时间打?钱就这么多,到底你要什么?”之所以这么的不痛不快,就因为我心里对武侠类型的爱恨纠缠。

>> 拍《冰风暴》时,我跟作者见过一面就直接明讲:“这是我的电影,不是你的书,It's not your story anymore。电影不只是书的影像化。”

>> 与魔鬼共骑》我曾尝试表现男性情谊、男子气概,但做不大来。因为我缺乏称兄道弟的热情,自己也不是很阳刚,虽然片中烧杀掳掠,但到后来越讲越文明。
老实说,我平常对女人也不是很有兴趣,她们想什么我也不清楚,只是女人戏或女人形象比较适合我想表达的东西。

>> 但对于江湖的刺激感,其实还是放不下。要李慕白交出青冥剑,就好比要我不拍电影,不太可能。暂时压抑一阵子,勉强可以。但使命感及危机感一来,他的精神就来了。俞秀莲明白,他尚在壮年,还不是解甲归田的时候。
这个家伙就是很无聊,做好人就是很无聊。

>> 演反派跟画鬼一样,没谱的,爱怎么坏就怎么坏。

>> 追求心性自由的玉娇龙,从这些人身上找寻她的江湖梦,可是这些人个个都要教训她,包括李慕白,人人都想把她落实到一个具体的社会规范里。

>> 就像八爷怪我给他的是演员,没法儿引发灵感。因为平常他找的是打仔演员,个个能打,越排戏灵感越多,越来劲就越想拍。可是一般的演员,当他设计动作时,就先设想演员可能做不到,已经是七折八扣的了。一排戏,又这个不行、那个做不到的,就再简化,再弄,搞得兴致都没了。

>> 我也对这个类型产生的背后本质有着疑问。为什么中国社会里会产生武侠片、武侠小说这种类型,而且大家都爱看,又历久不衰?是因为中国社会本身就是一种病态,它是社会压力挤压效果的外显?!因为中国人的压抑在武侠世界里找到了出口?其中卧、藏的,怕就是道教口中的“龙虎”(情欲)。

>> 学术理论只要说得通就行,别人要挑战你,得在同样体系里讨论,所以只要在这个自定的体系里打不死就成立了。但电影是要卖票的,不能套公式。通常一个结构出来,有行得通的,也有行不通时,写不通,就得想尽办法变通,它才可能有活力。至于如何才算活?人的直觉是重要的指标之一。当“架构的设计”、“比例的匀称”掌握之后,接下来的工作就是检视“流畅感”及“细节的缠斗”。

>> 还不是直接跟他讲,是说给武术指导听,稍微大声点,他在一旁听到,劲就来了。吊在林梢时他直问:“我有冇玉树临风啊?!”

>> 若不能放松,精神力气都用在反应正发生的事物上,只能就眼前的一切做出反应,被现象界所牵引,无法跳开既有的局面,无法看到背后的曲折,无法洞烛机先、掌握优势,先一步、进一步地去反应,即无法进入不同的层次。所以武功修道有成者,应该是“神松意紧”,骨藏棱角,外圆内方。筋藏劲道,力气在筋不在肉,肌肉是放松的。这也是为什么我要求周润发做神气内敛的演出。

>> 如中国的太极拳,西方演戏时的亚历山大技术(alexander technique),两者强调的都是:头吊着力道往上,身体垮下去力道下沉,像个衣架子,既放松又看着有劲,即“松活劲”,这是演戏最好的姿势。就我观察,中国内家练功的诀窍与西方演戏及训练演员的方法是相通相合的。唯一不同的是,西方是舌头垂放,我们舌尖轻顶上颚,任督二脉的气流才能贯通。

>> 身为演员,当她忍不住真情流露、坦然地暴露在你面前,完全不设防,这种全然的信赖,十分可贵。
不过拍摄时,我还得注意一些技巧问题,如眼泪的流量、泪眼背后眼神的思量、流泪的时机等等,有时演员在我讲戏时就哭了,等到正式来时却没了眼泪。所以拍摄当天我很小心,

>> 玉娇龙扮黑衣蒙面人的服装及造型设计,是我最喜欢的一个,跟以前武打片的装扮很不同。
尤其是她蒙面的那块三角巾,文章很大,要分寸拿捏得恰到好处,照着她的瓜子脸,修得小小的,将将遮住,味道才对。

>> 经常在小孩与父母的角色之间变换位置。拍片时,导演扮演的是父母或成人,演员扮小孩。其实在片厂和家里,我都是扮演父亲。而面对制片时我便扮演小孩,很好玩。

>> 然而来来去去,牵挂不大。也不是说跟他们的感情是假,而是工作和个人的感觉要能分开。你可能很讨厌这个人,却能跟他讲个最亲密的感受,可以一起工作。或者你很喜欢一个人,但他根本不上相,你的想象无法透过他来具现,这些情况都发生过。
这样是好也是不好。人虽比较理智,但感情里掺了水。不过,就因为理性,反而作品较易带有感性。它是一种如何与自身真挚的感情产生关联的技术,完全分开会很冷,完全黏在一起会是非黑白不分,不能成事。
记得美学家朱光潜曾经说过:“美感是一种冷静以后的回味。”

>> 我觉得一开始就凡事清楚,会自我设限。当然,一开拍马上给个清楚的工作方向,大家方便工作,工作人员当然会喜欢。可是这对真正想拍好作品的人来说,并不见得好。因为那是沿用过去的思维习惯及工作人员熟悉的标准在做事,并无超越。

>> 这是我去江南勘景时得到的灵感。当时正值清明,山色苍翠,江水茫茫,人在山腰,却平视白云舒卷,如置身在一片白茫青葱的温柔与缱绻之中,景色时有时无,真是山在虚无缥缈间。而江南徽式建筑的白墙黑瓦也必有它一定的道理。于是就想到,江南这段戏以绿、白为主调。

>> 镜头要求飘逸,却不能晃动。当周润发和章子怡在竹海里打斗时,一上一下、一来一往地纠缠对峙,诗情画意,有若轻抚,这是拍摄时的一大目标。

>> 八爷也这么问过我:“你到底是要打还是要意境?”我跟他说:“我们能不能打出一种意境来?”他就常做得长吁短叹:“文人说大话。”许多动作无法做到,他也很沮丧。八爷口中常挂着一句名言:“电影是一种遗憾的艺术。”

>> 因为竹子从竹林里一砍下来,十分钟后整个叶子都干了,变成一条细线,更别提从林场运到拍摄现场就得花上半小时的路程。而拍近景时,竹林更要绿得漂亮,所以只有等下雨天方得拍近景,因为雨天砍下的竹子才能绿上半个钟头。

>> 他跟俞秀莲要做的形而下的交代是:“宁做野鬼,也不做孤魂。”因为做了孤魂就不得她的陪伴,做个野鬼还得以在她身边多个几天的逗留。他跟俞秀莲的关系就是这样阴魂不散地纠缠着,他就是如此折磨俞秀莲。

>> 常常好东西都是生死交关,让人既兴奋又紧张,既富生气又让人很害怕。青冥、幽冥、碧眼狐狸、玉娇龙,都是阴之至极。人在碰触或进入至极之境的当头,心里总会有种不祥之感。似懂将懂时,一种巨大的悲伤随之浮现。

>> 所以照戏的性质来看,必须要有个十分奇特的场景来衬托,于是想到综合阴阳五行金木水火土在内的窑场。窑场是炼土拉胚的地方。兵器是金,主杀气。后景有个小柴房,前面窑炉内燃木取火,烧柴取暖。破窑之顶,细雨纷纷而下,内中一汪积水。水火交战,两不相容,心(火)肾(水)不交。红火的兴奋感,跟之前的沙漠相连。

>> “舞刀时,执刀右手并不为难,最难安顿的是不执刀的左手。”单刀练得好不好,就看左手掌法是否随刀进退,刀能裹身自如,手则捉敌来砍。所谓“单刀看手,双刀看走”,使单刀时要把左手安顿好。耍双刀时则看步法,双手持刀不停地挥舞,两脚一直跑个不停,行进间走曲线而非直线,因脚无停歇之时故无震脚之音。舞双刀时若以跺脚来加劲,就不对了,那是单刀。

>> 至于武术里讲求的是“吞胸吐肚”,练芭蕾时则都是“挺胸吸腹”,然后腿脚再松松地伸出去。因此不管是章子怡、杨紫琼,虽有芭蕾舞伸展的基础训练,但要她们做中国的武术动作时,还没那个力道。

>> 在武侠片里,套招就像编舞,一如京剧的武场。在精神上,武侠片的武打比较接近歌舞片中的歌舞,一如歌剧,叙述到某个程度,以歌咏舞蹈来做一种感情与视觉上的抒发。在武侠片里,则以动手过招作为抒发伸展。

>> 而且马步一蹲动作就慢,不好看。京剧武行出身的人都不兴蹲马步。扎马步是讲下盘稳重的训练,一练扎实,人都不灵巧了,台上还怎么翻滚?这不是我去促成的,而是我被迫接受、被迫认清的一个事实。

>> 工作人员说:“一条拍下来也可以,但得去好莱坞买吊摩托车用的粗钢丝,才不会晃。那种一节要一万块美金,我们用不起,现在用的钢丝‘过江龙’就是会晃、会撞墙。”

>> 动作放慢又要做对,这等于是放大来看,容易显露缺点。慢,本来就难,加上我们的演员又多不是打星,所以八爷很伤脑筋。
放慢,完全是因为我的需要,我想增加戏感,不慢下来,感情无法进入。

>> 管武行的工头曾经跟我诉苦:“导演,在中国要我找女武行比找老婆还难!”

>> 这两次就好似猛龙过江,一个人去和一团人合作。我面对的是英国、香港的电影精英,又是搞他们的本行,一个是简·奥斯汀,一个是武侠片,我觉得是个很好的锻炼。

>> 放到世界来看,小叶很值得一提的是,服装、造型、化妆、发型、道具、布景等所有艺术部门的工作,在西方得好几个主管做的事,在这里都是他一个人做,一人身兼数职,是五六个人的工作。

>> 但拍完《卧虎藏龙》后,我第一次觉得自己已翻过山头,能从层峰看往山下。我第一次感到体力上好像碰到了底,开始得保养,要控制,再也不能纵情,不能任意而为。

◆ 奥斯卡
>> 我真的无法在我的智力范围内相信它的结果是一个公允的产物。但参赛时,人还是会被竞争的气氛影响,我也没法子酷到完全无动于衷,就是一种欲拒还迎的心情,真假难辨,很不自在。

>> 大概全世界很少,甚至没有导演像我做这么多宣传的,原因可能就在于我的拍片路数和市场性的某种结合。拍片路数和个性、天分、文化背景及机缘有关,我的片子就得自己宣传,想通了,也怪不了别人。大概拍片时就有这个野心,我就得付出代价。

>> 第二波瞄准的对象就是这批观众。除了请当红的前卫饶舌歌团武当派(Wu Dun Clan)成员看试片制造口碑外,同时全美拥有五百家连锁店的著名空手道武馆Tiger Schlman砸下百万美金主打电视广告。

>> 如今光是《纽约时报》资料库里有关《卧虎藏龙》的报道文章就有四千多篇,世界其他媒体的报道则是多到无法一一列举,这都是一路下来大伙辛勤耕耘的结果。

>> 希望有个“大我”在那边撑着,我这个“小我”就能够为它牺牲服务,忘掉自我的感受,顺水推舟地去做这些事,不然我会很难受。

>> 小金人真的很奇特,大家一见它就会兴奋,都想要摸一摸,那种感觉很奇怪,就像喜宴,既讽刺又温馨,这是别的奖所没有的。仔细看,它真的很漂亮,像尊金菩萨!

>> 胡导演曾说:“我是不懂武术的,在我的电影里,武打就是舞蹈。”在他的武侠片里,武打动作、人影晃动、追逐飞跃、气氛酝酿等,均脱胎于京剧武场里的套招、跑场、顿点、翻滚、亮相等。如跑场成了银幕上的衣袂飘动;翻跟斗、打滚等动作则转化成轻功,他运用弹床拍下不同角度的跳跃动作,再以蒙太奇的剪接手法连接,在银幕上造成连续的跳跃感,就成了轻功,其蒙太奇手法则不出艾森斯坦及希区柯克的范畴。

>> 从《梁祝》到《卧虎藏龙》,其中就有着东方式“幻象的循环”(vision-circle)。梁山伯与祝英台最后化身彩蝶、飞向天际,像两个仙子飘浮在空中的影像,与玉娇龙飞身下崖的情景就很般配。

>> 我有时想,中国会是一个历史悠久、五族共和的泱泱大国,就是靠着雍容大度的适调韧性,几千年的文化融合了多少丰富多样的东西,活力因而绵延不绝。曾几何时,气度竟让洋鬼子压得如此小鼻小眼的!

◆ 电影梦
>> 人生就是一连串的周旋协调(negotiation),人没有绝对的自由,每过一条路、翻一座山,我便要去克服或绕道。折冲过程的记录在影片中显像,观众从痕迹里或许会看出一点意思,产生共鸣。

>> 是我心底深处那个自作多情的小魔鬼。
它是我企图自圆其说所留下的一笔口供。
它是我想要了解这个世界的一点努力。
不论好与不好、成与不成、顺或不顺,我都必须面对这些记录,明了它矛盾与无常不全的本质,我才能够坦然,才能继续以后的创作与生活。

>> 其中有身不由己,也有自我的选择,命中注定,我这辈子就是做外人。这里面有台湾情、有中国结、有美国梦,但都没有落实。久而久之,竟然心生“天涯住稳归心懒”之感,反而在电影的想象世界里面,我觅得暂时的安身之地。
This account has disabled anonymous posting.
If you don't have an account you can create one now.
HTML doesn't work in the subject.
More info about formatting

Profile

fiefoe

February 2026

S M T W T F S
1 2 3 4 567
8 9 10 11121314
15 16 1718192021
2223 2425262728

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Feb. 16th, 2026 01:58 pm
Powered by Dreamwidth Studios